Plus de détails
Invité du Festival de Zermatt pour le concert d'ouverture et deux récitals, Christian Gerhaher développe pour nous son intérêt pour la musique du compositeur suisse Otmar Schoeck, en plus de revenir sur son répertoire et sur l'importance de la musique classique dans le monde actuel.
ResMusica : Vous chantiez en matinée au Festival de Zermatt Elegie après l'avoir enregistré récemment, comment avez-vous découvert la musique d'Otmar Schoeck ?
Christian Gerhaher : J'ai découvert le compositeur lors d'un festival de musique moderne il y a vingt ans, lorsqu'on m'a proposé de chanter le cycle avec quatuor à cordes Notturno, pour lequel mon sentiment a été le même que pour Elegie : ces pièces fascinantes m'ont rendu addict. Je ne pouvais plus arrêter de les écouter et d'y penser pendant que je les travaillais, car le style de déclamation y est très spécial. Après les deux marqueurs vocaux du répertoire germanique au XIXᵉ siècle que sont pour moi Schumann d'abord et Wagner ensuite, je pense qu'une troisième voie est apparue au XXᵉ avec Otmar Schoeck, avec une technique musicale particulièrement portée par les mots, plus principalement ceux de Nikolaus Lenau, poète qu'il adorait. De plus, Schoeck choisissait avant tout les poèmes dans lesquels l'artiste se montrait dévasté par la mort.
Dans ces poèmes, Lenau ne peut assumer que cela va arriver et utilise des sujets lyriques qui se posent sur d'autres angles comme la nature, les feuilles mortes ou les oiseaux, pour toujours revenir à cette question sans réponse, fondamentale, quant à la fin de l'existence. Dans Notturno, au centre de la pièce, il établit particulièrement cette idée avec une façon de déclamer à bout de souffle, qui implique que cela ne doit pas véritablement s'arrêter, pas tout-à-fait, pas définitivement… L'écriture est alors toujours non-mélismatique, purement syllabique, une syllabe étant égale à un ton, un peu à la manière de celle de Claude Debussy en France, autre maître de la déclamation dans ce siècle.
RM : Elegie est parfois comparé au Winterreise de Schubert, mis en regard le même jour en Suisse lors d'un second concert ?
CG : C'est la troisième fois que je chante Elegie dans cette version avec piano, et la deuxième que je le combine à Winterreise. Cela est peut-être risqué, mais j'aime l'idée, qui permet de donner un nouvel horizon au cycle de Schubert. Après que Fischer-Dieskau eut arrêté sa carrière en 1992, la façon de chanter le Voyage d'Hiver a changé et a pris beaucoup de liberté, ce qui m'attriste quelque peu, car cette œuvre géniale ne doit pas être trop heurtée, afin qu'elle garde toute son atmosphère sans être dénaturé. J'essaye pour ma part d'y délivrer toute sa sentimentalité en restant au plus près du texte, et même si l'on m'a déjà dit que cela était très bien chanté mais pas toujours très touchant, je cherche à l'inverse à porter cette œuvre sans lui ajouter ce qui pour moi ne sont que des effets superfétatoires.
RM : Vous avez enregistré Elegie pour Sony Classical dans sa version pour orchestre de chambre et voix et la chantiez à Zermatt seulement avec piano, dans une approche clairement différente, sans doute aussi exaltée par l'acoustique de la petite Chapelle de Riffelalp ?
CG : Nous avons enregistré l'œuvre avec Heinz Holliger et le Basel Orchestra en mars 2020 au début du confinement, puisqu'il n'était plus possible de faire une tournée, comme cela était d'abord prévu. Nous l'avions répétée longuement, alors nous avons décidé de la graver, tant nous y trouvions de beauté. L'orchestration y est sublime, mais la pièce écrite comme presque tous les lieder de Schoeck pour Felix Löffel est faite pour un baryton à la voix très basse, ce qui n'est pas problématique pour un baryton placé plus haut dans la tessiture, tel que je le suis, mais oblige à trouver des variations de couleurs dans un registre réduit, souvent porté vers le grave.
Ce chant resserré crée des pressions sur la voix, où il est très intéressant de réussir à développer de nouvelles couleurs, ce pour quoi le piano devient idéal en comparaison de l'orchestre, car c'est alors un instrument monochrome qui vous accompagne et vous laisse la possibilité d'étaler toute l'identité polychromatique de votre voix. Avec un orchestre, qui apporte par lui-même une polychromie musicale, vous avez à réduire votre propre approche et à altérer les dynamiques. C'est d'ailleurs pour cela que cette pièce est particulièrement difficile à chanter dans sa version avec orchestre, notamment dans ses parties très douces. À Riffelalp, le piano associé à l'acoustique idéale de la chapelle de montagne m'ont permis d'exprimer toutes ces idées merveilleusement.
RM : On connait donc de vous Notturno et Elegie, vous intéressez-vous à d'autres cycles de Schoeck ?
CG : Je n'ai pas encore pu en apprendre d'autres, mais cela fait maintenant partie de mes priorités pour la fin de ma carrière, avec notamment Lebendig Begraben (Enterré vivant). Comme évoqué précédemment, Schoeck composait presque toujours ses lieder pour son ami Felix Löffel, qui possédait une véritable technique, mais pas une très belle voix. Alors, lorsqu'il a entendu Dietrich Fischer-Dieskau dans l'œuvre, il a découvert à quel point on pouvait chanter superbement sa partition, avec une fantastique qualité de déclamation. Je souhaite donc m'atteler à ce cycle prochainement pour tenter d'y apporter la même pureté, en plus de découvrir aussi mieux les opéras, car je connais surtout Penthesilea et malheureusement, il ne s'y a pas vraiment de rôle pour moi.
RM : Pour le lied, vous êtes très majoritairement accompagné par Gerold Huber, avec lequel on ressent une cohésion parfaite. Est-ce important pour vous d'avoir ce partenaire si proche et comment travaillez-vous en répétition ?
CG : Nous ne parlons presque pas. Gerold Huber a été l'une des plus belles rencontres de ma vie et j'ai immédiatement ressenti avec lui la possibilité de ne pas être concentré sur le fait de répéter pour se coordonner, mais plutôt pour aborder tout de suite la forme, le son et les couleurs. Il était malade cette année et je suis très heureux qu'il soit revenu à son meilleur, pour m'accompagner ainsi que d'autres chanteurs, bien que je doive admettre avoir une relation très particulière avec lui, qui dure depuis bientôt trente-cinq ans. Il s'agît ici de beaucoup plus qu'une collaboration artistique et je ne sais pas comment je ferais pour chanter du lied sans lui, ni si je continuerais à en chanter autant. Lorsqu'il joue, j'aime sa densité et sa tranquillité à maintenir une ligne, qui me permet de développer le chant et la dynamique comme je le souhaite, sans être surexposé par le piano.
RM : Nous avons parlé principalement de Schoeck et sommes donc restés concentrés sur le répertoire germanique, évidemment celui que vous chantez le plus, mais que vous dépassez aussi parfois. Pensez-vous l'ouvrir encore, notamment par des œuvres moins sombres ?
CG : J'ai un peu chanté de l'opéra italien, Mozart ou Simon Boccanegra de Verdi, que je reprends prochainement, et j'aime aussi beaucoup la mélodie française. Malheureusement, la langue française est très complexe et m'impose un travail d'apprentissage très long, mais j'adore Debussy, Fauré et Berlioz et veut développer leurs œuvres. Et puis j'ai déjà porté Pelléas, mais il faut maintenant que j'approche véritablement Golaud.
On reste donc dans de l'art sombre, mais comment le définir exactement ? Si l'on prend Kafka par exemple, si célèbre pour la noirceur de ses œuvres ; il était connu qu'avec son ami Max Brod, pendant les lectures publiques, il utilisait un véritable humour et riait souvent. Le sérieux et la noirceur ne sont donc pas opposé au rire et à la joie, ce qui est aussi le cas avec Cosi fan Tutte ! C'est également grâce à cela qu'on crée de la distance sur les choses, ce qui est primordial.
RM : Pour rester dans les idées noires, la musique classique souffre toujours de la pandémie avec un public plus difficile à capter qu'auparavant, quelle est votre vision pour son avenir ?
CG : La pandémie a été très dure pour tous mais plus encore pour les artistes qui vivent de concerts. Les restrictions ont touché la vie musicale pour longtemps et vont peut-être réduire à jamais le nombre de spectacles de musique classique. J'ai eu une discussion publique récemment avec des hommes et femmes politiques allemands, où le ministre de la culture m'a fait remarquer que « nous restions avec notre ancien monde, tandis qu'eux avançaient« . Cela m'a profondément heurté et j'ai rétorqué que des milliers de concerts devant des centaines de milliers de gens vivants n'étaient pas l'ancien monde, mais bien le présent.
Je sais que les lieder intéressent une part très réduite et sans doute de plus en plus réduite de la population, mais il faut continuer à les porter et à les promouvoir, car l'art n'est pas juste un hobby, comme certains politiciens le croient aujourd'hui : c'est une nécessité pour le bien-être de l'humanité. Cela n'apporte pas juste des émotions, mais aussi de la réflexion, alors il faut se battre pour continuer à rendre attractif la musique classique par ses aspects les plus grands, et moins celle-ci cherchera à être seulement un divertissement, plus elle survivra. Être sérieux ne veut pas dire ne pas être drôle ou ne pas intégrer toutes les émotions, mais cela veut dire rester à un niveau d'intelligence élevé, très important pour notre société.
Crédits Photographiques : © Credit: David Parry/PA Wire (recital) & © Olivier Maire (récital Zermatt)
Lire aussi :